Archive

Tag Archives: sound art

pnemsaf20151
PNEM Sound Art Festival – Interactive Visual Art

On Saturday 14 and Sunday 15 November 2015, the platform new experimental music the fifth international Pnem Sound Art Festival 2015 with live, video and audio performances by artists from home and abroad. The Pnem Sound Art Festival offers a stage for musicians and artists that are located on the cutting edge of sound, music and new media. The organisers hope through the festival an international platform for the development and implementation of new experimental music and graphic art.

To the public is also an active and participatory role. How’s your food? Take a walk in the woods with as a guide by yourself a soundscape selected or listen to the music via the app. In the context of 10 years klankenbos (be) and 5 YEARS PNEM FESTIVAL (NL) created a soundartist Bart Van Dongen in cooperation with app-Developer Yvan van der sanden an interactive GPS composition for two locations, the looppiste in Lubbock and The old velodrome of Belgian refugees in uden. The listen app gets a permanent nature, in Belgium as part of the world war I and in the Netherlands klankroute a luisterwandeling by the maashorst.

PNEM Sound Art Festival
14.11.15 | 19:30 h till 23:00 H | € 15, buy tickets
15.11.15 | 12:00 h till 17.00 h | FREE
Theater to peak
Pnemstraat 1
5406 xa uden

http://www.besteburen.eu/…/interactieve-klankkunst-op-pnem-…

PNEM Program

Saturday 14 Nov. LIVE
20:00 Official opening of the PNEM Sound Art Festival
20:15 PushPull (DE) – Balgerei 
20:30 Ken Byers (UK) – Movement-Interactive
21:00 The Feedback Gents (DE) – Out Of The Wilds
21:30 Pause
22:00 Renzo Spiteri (MT) – Quintessence
22:30 PushPull (DE) – Balgerei
22:45 End

Sunday 15 Nov. LIVE
12:00 Official opening of PNEM Sound Art Maashorst
13:00 Stichting COM (NL) – Bezette Stad Revisited – theater
13:30 Bart van Dongen (NL) – Workshop – studio
14:00 PushPull (DE) – Balgerei – theater
14:30 Bart van Dongen (NL) – Live performance – studio
15:00 Renzo Spiteri (MT) – Quintessence – theater
15:30 Radio Approxim (NL) – Mother Flockers – studio
16:00 Studium:Stadt (DE) – To see with your ears and… – theater
16:30 End

Interactive installation
12:00-16:00 Lex Raijmakers (NL) – Roots – near the studio
12:00-16:00 Alan Dormer (IE) – Thishearbeast – outdoor theater

VideoWall
• La Cosa Preziosa (IE) – The edge of the world 1’44
• Julian Scordato (IT) – Vision II 7’00
• Dickie Webb (UK) – U DYS HET 7’19
• Matthew Schoen (CA) – Vehicles CA 9″30
• Osvaldo Cibils (IT) – N°1-5 installation on monitor 2’31

PNEM Sound Art Maashorst – WoodWalk Experience 2.0
• Alan Dunn (UK) – The Black Forest 2’30
• Barry O’Halloran (IE) – Triptych 6’22
• Bart van Dongen (NL) – Gelukzoekers, zo noemen ze ons
• David Prescott-Steed (AU) – Miscommunication Solo 9’05
• David Rogers (UK) – Dungeness Tower 3’32
• Katherine Trimble (USA) – We’re Not Gonna Make It 9’03
• Osvaldo Cibils (IT) – Soundart 29 april 2015h 3’30
• Sam Marshall (UK) – Caught In Transmission 6’53
• Sandrine Deumier + Alx P.op (FR) – Mdr_test508 2’38
•Simón Pérez (AR) – Las Cifras y Las Palabras 8’00

Nog enkele kaartjes voor zaterdagavond beschikbaar: https://soundartfestival.wordpress.com/…/…/kaartjes-tickets/

Advertisements

11150618_10153151010628614_1594540799545622058_n

Sometimes my travels coincide with events and exhibitions that I would love to see.  However this year I will be missing both Carsten Höller: Decision and Gustav Metzger: Towards auto-destructive art 1950-62 at Tate Britain from May 11th.  Luckily this weekend before I head south to New Zealand for the winter I will be able to catch Lee Ufan at the Lisson Gallery so one out of three is not bad.

Both artist for me operate on the fringes whilst also are at the centre of what is current.  They both continue to push boundaries within their practice and inspire thoughts within mine.  Hopefully I will get to see these exhibitions elsewhere in the near future.

One Day One Day

Carsten Höller: Decision is the artist’s largest survey show in the UK to date.

The exhibition, which sprawls across Hayward Gallery and erupts beyond its roof and walls, explores perception and decision making.

Confronting visitors with a series of choices, it features mirrors, disconcerting doubles and mysterious objects which together create an impression of a world where nothing is quite as it seems.

Born in Belgium to German parents, Höller trained as a scientist – gaining an advanced degree in agricultural entomology – before becoming an artist.

Over the past 20 years Höller has created experiential installations, participatory artworks and immersive environments.

These often feature disorientating architecture and perception-altering devices, which Holler refers to as ‘artificial limbs for parts of your body that you don’t even know you’ve lost’.

Believing that ‘people are often more powerful than artworks’, Holler sees his work as ‘incomplete’ without visitor interaction. Under Höller, Hayward Gallery is transformed into a platform – part laboratory, part playground – dedicated solely to human experience.

Carsten Höller lives and works in Stockholm. His 2006 installation Test Site saw the artist install a series of giant slides in the Tate Modern’s Turbine Hall.

His solo shows include Experience at the New Museum, New York (2011), Carrousel at the Kunsthaus Bregenz, Austria (2008) and Half Fiction at the Institute of Contemporary Art, Boston (2003).

Wednesday 10 June – Sunday 6 September

Opening times
Monday 12 noon – 6pm
Tuesday, Wednesday, Saturday and Sunday, 11am – 7pm
Late night Thursday and Friday, 11am – 8pm

Beyond Tinted Press

Beyond Tinted – Մգեցված ապակիներից այն կողմ

Beyond Tinted
Dickie Webb

A new body of work by artist Dickie Webb brings together intermedia works that investigate our current connection to the Yerevan landscape and beyond. These experimental works draw from liminal sites and objects that are used to manage space. Webbs’ process abstracts and subverts these findings, utilizing photography, sculptural elements and new media technologies; it is the anthropomorphic qualities that underscore the works. Just like liminal space these works exist in an unknown state, straddling both real and virtual, Webb does not imply directly what they mean rather he suggest they are a means to reflect on the potential of what could be. These works challenge especially that part of local people that have to reconsider their present landscape and gain some form of clarity out from behind their tinted view (tinted glasses of the big cars of nоuveau riche). The final works vary in fabrication and are part of a wide palette that enables Webb to present intimate moments, to view our present existence from an altered perspective and reflect on our own being.

Artist Statement:

Dickie Webb operates his art practice from the position of a wanderer, moving consistently over the years, dislocating himself from societal norms. With few constants Webb’s peripatetic lifestyle means he has had to adapt and rethink our connection to landscape, altering his comprehension of what is considered home and the role of society’s expectations.
Examining our existence Webb questions that which is real and what is otherwise virtual within our landscape, utilising Marc Auges’ “non-places” and Michel Foucaults’ “heterotopias” as initial starting points. Webb uses these imaginary and transient sites as a means to reveal anomalies, inaccuracies similar to those displayed within human personalities.
This connection to space through its anthropomorphic qualities prompts Webb to consider space as representational of current issues experienced within both the individual and collective. Using space as a metaphor and as a medium Webb looks past the architectural structure and explores the liminal qualities, discovering this blurred arena from an outsider’s perspective.

Processes:
Interactive installations, Arduino, photography, site-specific installation, sculpture, print, sensory based media light, sound and scents, interventions, casting, drawing, constructive and destructive processes.
Materials:
Paint, plaster, bronze, aluminium, soap, salt, concrete, sugar, ice, glass, steel, wood, resin, ink, milk and wax.
Objects:
Cardboard boxes, furniture, envelopes and car windscreens.

————————–

Born in 1979, in Oxford, United Kingdom. Dickie Webb currently divides his time between New Zealand, USA and the UK. Webb studied for a BA Honours in Intermedia at Edinburgh College of Art; part of his degree was spent at the State University of New York, Purchase College. Prior to his degree Webb studied at Oxford Brookes University, UK. Since graduating Webb has continued travelling working in Japan, New Zealand and Chile whilst also undertaking artist residencies in Athens, Greece (SNEHTA) and currently here in Yerevan (ACSL). He has exhibited works in the UK, USA and Greece.

Recent Exhibitions:
2014 THINGS ARE DIFFERENT NOW – Art Athina, Athens, Greece
2014 Boundaries – Artscapes, Athens, Greece
2013 Unsettled Certainties – Aghias Zonis 1 Space, Athens, Greece.
2013 One Action, Ones Actions – Cultybraggan POW Camp, Perthshire, UK
2013 Newhaven Station – Edinburgh, UK

The exhibition is organized by the Art and Cultural Studies Laboratory (ACSL). This project is realized at the [Art Commune] International Artist-in-Residence Program (ACSL)

This project is funded by European Cultural Foundation

Special thanks to the Yerevan Modern Art Museum, director of the Museum Nune Avetisyan and its staff.

________________________________________________________________________

Մգեցված ապակիներից այն կողմ
Դիքի Վեբբ (Անգլիա)

Արվեստագետ Դիքի Վեբբի Հայաստանում իրականցված այս նոր նախագիծը քննության է առնում Երեւանի շրջակա միջավայրի, դրանում առկա այլ քաղաքատեղերի հետ հընթացս կապերը: Բազմամեդիական եւ փորձարարական ոգով տոգորված աշխատանքները մտորումներ են քաղաքի կազմավորման շուրջ, սակայն իրերն ու դեպքերն այստեղ լիմինալ նշանակություն ունեն՝ նրանք գտնվում են իրականության նմանակումի եւ վիրտուալի, վերացականի սահմանin: Արվեստագետի մոտեցմանը բնորոշ է քաղաքային տարածքներում ամեն հայտնաբերվածի աբստրահումը, կամ տրոհումը՝ հիմքում պահելով մարդակերպական (անտրոպոմորֆական) որակները՝ դա է հոդավորում աշխատանքների շարքը. իսկ այս նախագծի իմացաբանական ըմբռնումը ամբողջությամբ թողնված է հանդիսատեսին:
Նախագծում տեղ գտած առանցքային աշխատանքներից մեկը՝ վիդեո-սլայդ-ձայնային ինստալացիան առաջին հայացքից “անշառ” քաղաքային դրվագների հերթափոխ է, որը սակայն գաղափարաբանական դասավորություն ունի՝ տեղի (տոպոսի) կարեւորությունը կապվում է “ու-տոպիական” մտածողությանը, եւ վերջինիս հետ սերտ առընչվող երկու այլ մոդուսների՝ դիս-տոպիային եւ հետեռոտոպիային: Վիդեոշարքի պատկերները, ըստ արվեստագետի, դասավորված են վերը նշված մոդուսների եւ ամեն մոդուսին ներհատուկ ձայնային կոմպոզիացիայի համաձայն: Այստեղ էլ հանդիսատեսը պիտի փորձի “ընթեռնել” ներկայացված տոպո-գրաֆիայի “փիլիսոփայությունը”:
Վեբբի պնդմամբ՝ նախագիծը մարտահրավեր է հատկապես ետ-խորհրդային տարածքներում գոյացած նոր հարուստների խավին, ում hամար շուրջ կյանքը երանգավորված եւ սահմանափակված է սեփական մեքենաների մգեցված ապակիներով՝ նրանք անհաղորդ են հանրային կարիքների նկատմամբ, եւ քանի որ նախագիծը հղում է կյանքի ավելի լայն “ներկապնակին”՝ Վեբբն իրավունք է վերապահում բռնվել հանդիստաեսի հետ մտերմիկ խոսակցության մեջ՝ ներքաշելով նրան գոյության շուրջ խորը մտորումների:

——————————

Դիքի Վեբբի արվեստագիտական պրակտիկաներում ներկա է թափառականի հայացքը՝ երկար տարիների հետեւողական տեղարշարժերի ընթացքը մղել են նրան հասարակական նորմերից դուրս: Գտնվելով ապրելակերպի պերիպաթեթիկական (արիստոտելյան) մի քանի ձեւերի մեջ՝ նա հետազոտում է շրջակա միջավայրի հետ մարդկանց կապերը՝ ձգտելով փոխել պատկերուցումները “տուն” եւ “հասարակության սպասումներ” եզրերի մասին: Քննելով այժմյա գոյության խնդիրները, Վեբբը հարցի է դնում քաղաքային լանդշաֆթների իրական եւ դրան հակադիր վիրտուալ գոյությունը՝ հիմնվելով Մարկ Օժեի “ոչ-տեղերի” եւ Միշել ֆուկոյի “հետերոտոպիաների” տեսական պնդումների վրա: Երեւակայված, կամ
չ-անձնավորված, անցողիկ տեղերը նրա համար անոմալիաների եւ անճշտությունների բացահայտման միջոցներ են: Տարածության գաղափարը՝ օժտված մարդակերպային հատկանիշներով, դրթում է Վեբբին դիտարկել այն որպես ընթացիկ խնդիրների ներկայացման հարթակ՝ թե՛ անհատականի, թե՛ հավաքականի դիտանկյուններից: Վեբբը օգտագործում է տարածության գաղափարը “միջավայրի” ասածի տեսանկյունից՝ հաճախ ներկայացնելով այն փոխաբերական լիցքերով լի: Նա բնավ տարված չէ ճարտարապետական կառույցներով, այլ հետազոտում է տարածքների անցումային, լիմինալ որակները՝ բացահայտելով այդ մշուշոտ արենան աութսայդերի հայացքով:

Դիքի Վեբբը աշխատանքները հիմնականում վերածվում են ինտերակտիվ կամ տեղին հատուկ ինստալացիաներ, թվային աուդիո մանիպուլացիաների, լուսանկարների, քանդակի, տպագրության, սենսորային լույսի միջամտության, ձայնի, բույր, գծանկարի, կազմման եւ ապակզմման ընթացքների եւ քաղաքային տարածքներում ներխուժումների
Օգտագործվող նյութերն են՝
ներկ, բրոնզ, ալյումինիում, սապոն, բետոն, աղ, շաքար, սառույց, ապակի, մետաղ, փայտ, բլեկնախեժ, թանաք, կաթ, մոմ
Օգտագործվող օբյեկտներն են՝ ստվարաթղթե արկղեր, կահույք, ծրարներ, ավտոմեքենայի առջեւապակիներ

Դիքի Վեբբը ծնվել է 1979թ. բրիտանական Օքսֆորդ քաղաքում: Մի երկրից մյուսը հաճախակի տեղաշարժերի հետեւանքով՝ նա բնակվում է ներկայում Նոր Զելանդիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Միացյալ Թագավորության միջեւ: Վեբբը բակալվրի կոչում է ստացել Էդինբուրգի Արվեստի քոլեջում՝ համատեղելով ուսումը Նյու-Յորքի Պետական համալսարանին կից գործող Փրչեյզ (Purchase) քոլեջում՝ մինչ այդ նա Բրիտանիայի Օքսֆորդ Բրուքս (Oxford Brooks) համալսարանի շրջանավարտներից էր: Վերը նշված ուսումնառության տարիներից հետո նա սկիզբ է դնում շարունակական ճամփորդությունների եւ աշխատանքային այցերի դեպի Ճապոնիա, Նոր Զելանդիա եւ Չիլի՝ հընթացս ներգրավվելով արվեստագետների կացարանների ծրագրերի մեջ Աթենքում (SNEHTA կացարան, Հունսատան), այժմ էլ Հայաստանում գործող “Արտ կոմունա” արվեստագետների միջազգային կացարանում (ԱՄՀԼ):

Վերջերս նա մասնակցել է մի շարք ցուցահանդեսներում ԱՄՆ-ում, Միացյալ Թագավորությունում եւ Հունաստանում, որոնց թվում են՝
(2014) ՀԻՄԱ ԲԱՆԵՐՆ ԱՅԼ ԵՆ, Արտ Աֆինա, Հունաստան
(2014) Սահմաններ-Արվեստատեղեր, Աթենք, Հունաստան
(2013)Չամրագրված փաստեր, Aghias Zonis 1 Space, Աթենք, Հունաստան
(2013) Մեկ հայտարար, միանվագ հայտարարներ, Cultybraggan POW ճամբար, Փերթշիր, Միացյալ Թագավորություն
(2013) Կանգառ Նյուհեվանում, Էդինբուրգ, Միացյալ Թագավորությւոն

Ցուցահանդեսի կազմակերպիչն է
Արվեստի եւ մշակութային հետազոտությունների լաբորատորիան (ԱՄՀԼ)
Նախագիծը իրականացվել է [Արտ Կոմունա] Արվեստագետների միջազգային կացարանի ծրագրերի շրջանակում (ԱՄՀԼ)

Նախագծի հովանավորն է Եվրոպական Մշակութային հիմնադրամը

Աջակցության համար հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում Երեւանի Ժամանակակից արվեստի թանգարանին, թանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանին եւ անձնակազմին

Here is a post by The Creators Project which outlines some of the techniques that I am employed to make my recent digital works.

Here’s What Happens When You Edit Photos Like Music

What’s known is that all digital files are made up of raw data: open any image, sound, application, or otherwise in a program like TextEdit, and you’ll see the Unicode alphabet representation of your chosen file. What’s unknown are the results of opening, say, a .txt file in a video program, a sound file in a word document, or playing an image file in a sound editor… More often than not, importing files into applications they’re foreign to will produce an error message and possibly crash your open application. Sometimes, however, using applications to manipulate non-native files results in beautiful art.

Masuma Ahuja and Denise Lu, of the Washington Post, put these ideas to the test by editing images in Audacity as if they were sound files. It’s called databending— the process, according to Ahuja and Lu, “of manipulating data in an editor traditionally used to edit media of another format,”— and the simple results are as colorful and sublime as they are inspiring.

Seen with an echo effect, the Eiffel Tower lives up to Paris’ name as “The City of Lights.” With fades and a reverse effect, the bleak southwest Iceland seaside becomes awash with cotton-candy waves. With a little reverb, the Brooklyn Bridge gets a throwback to the color stylings of Do The Right Thing. Below, Ahuja and Lu’s results are as mind-bending as they are data:

Ready to try databending your own image files? Check out Jamie Boulton’s tutorial on using effects in Audacity, andAntonio Roberts’ beginners tutorial on importing image files into the free sound editing software. Share your artworks with us in the comments section below! h/t FlowingData

An Excursion Into LA’s Mojave Hinterland at the CLUI Desert Research Station

Kim Stringfellow
Re-blogged from KCET
Acoustic Binoculars.jpg

The Center for Land Use Interpretation (CLUI) has always occupied a somewhat paradoxical space–one that is informatively neutral but at the same time also subtly provocative. This aspect allows its organizers to penetrate often, impenetrable places such as the Nevada Test Site. Indeed, the CLUI is as well known inside the art world as it is outside of it. It is in fact one of the more internationally well-known and respected interdisciplinary entities in contemporary art that often does not appear as an arts organization at all but instead as a highly creative interpretive center for some institutional-like agency.

Founded in 1994 by the Center’s director, Matthew Coolidge along with various CLUI associates as a research and educational organization whose mission is “dedicated to the increase and diffusion of information about how the nation’s lands are apportioned, utilized, and perceived.” The CLUI stipulate that “the manmade landscape is a cultural inscription, that can be read to better understand who we are, and what we are doing.” The Center is interested in multiple interpretations of landscape from a variety of perspectives and points of view.

The Center supports and presents a variety of exhibition programs at its main exhibition and office location in Culver City, CA adjacent to another SoCal gem of hard-to-classify arts practice–The Museum of Jurassic Technology. The Culver City location also features a bookstore where one may sign up for the Center’s newsletter, The Lay of the Land and purchase various Center produced publications. The CLUI also organizes highly popular bus tour trips. Its years of research have been organized into a publicly accessible online Land Use Database. On occasion, the Center hosts outside researchers though its Independent Interpreter Series.

The Center for Land Use Interpretation Desert Research Station. | Photo: Kim Stringfellow.

The Center for Land Use Interpretation Desert Research Station. | Photo: Kim Stringfellow.

The Center’s American Land Museum is a group of associated satellite locations including the Wendover facility located deep within the Great Basin at the Nevada/Utah border adjacent to Utah’s Great Salt Lake–home of land speed records and Robert Smithson’sSpiral Jetty. Here resides the Center’s Wendover artist residency program at a former WWII training airbase whose claim to fame is its role supporting the first atomic bombing missions dropped on Hiroshima and Nagasaki. Wendover visitors may casually visit the Enola Gay hanger that housed the B-29 bomber that forever sealed Hiroshima’s nuclear fate, later immortalized in early Richard Misrach photographs.

Other field office locations and facilities include the Gulf States Field Office in Houston, TX; the Northeast Field Office in Troy, NY; the New Mexico Field Site outside of Albuquerque, NM; the Central States Exhibit Unit in Lebanon, KS and the Desert Research Station located in Hinkley, CA.

Opened in 2000 as part of the Museum of Contemporary Art’s exhibition Flight Patterns, the Desert Research Station (DRS) focuses on the California Desert region, specifically the Mojave Desert extending from Los Angeles outward fringes within the Antelope Valley eastward into Las Vegas, Death Valley, and the Mojave National Preserve–essentially “the desert beltway around the hinterlands of Los Angeles.” Exhibits are open year-round to the public and are accessible as self-guided gallery walk-throughs (visitors must access the facility through the combination keypad after phoning the CLUI during regular business hours for the access code; call-in information is located at the door). The DRS grounds include interpretive walking trails with signage exhibits. Additional facilities on site are available for researchers conducting operations with the CLUI.

Walking Trail. | Photo: Courtesy of CLUI.

Walking Trail. | Photo: Courtesy of CLUI.

Recent projects include several sound installations “related to spatial dynamics of the ground.” Steve Badgett and artist and interdisciplinary artist, Deborah Stratman produced the Desert Resonator, a 75-foot long aeolian harp which reacts and interprets the wind movement’s over the ground into sound, using a spherical acoustic resonator. This permanently installed sonic sculpture’s “six 75′ long strings pass over dual bridges and produce multi-harmonic drones contingent upon the force and consistency of the air currents”–effectively translating the wind.

Desert Resonator (Steve Badgett, Deborah Stratman). | Photo: Deborah Stratman.

Desert Resonator (Steve Badgett, Deborah Stratman). | Photo: Deborah Stratman.

CLUI associate, Steve Rowell explores the phenomenology of sonic booms linking sky, sound, and ground in unexpected ways. Due to the DRS’s proximity to Edwards Air Force Base and Naval Air Weapons China Lake Facility makes it a perfect location to research and collection of such sonic phenomena.

Wendover artist residency program participant William Lamson ended up staging his Line Describing the Sun project in the winter months of 2011 on nearby Harper Dry Lake when the originally intended site conditions at the Bonneville Salt Flats near Wendover proved inadequate. Using a Fresnel lens apparatus mounted onto a mobile unit Lamson inscribed a 366-foot burn arc other the course of one day onto the lakebed. The concentrated intensity of the 1,600-degree point of light melted the lakebed’s dry surface, “transforming it into a black glassy substance.” When the project was later exhibited in NYC the project prompted the NY Times to comment, “Mr. Lamson can’t go back in time, but he can still go to the desert.”

 

William Lawson executing 'Line Describing the Sun.' | Photo: Courtesy of CLUI.

William Lawson executing ‘Line Describing the Sun.’ | Photo: Courtesy of CLUI.

Other current projects include a collaboration with University of Southern California art curatorial graduate students that is studying and documenting experimental aircraft crash sites found throughout the region.

Future research projects include those supported by independent/autonomous solar power systems, an underground bunker space, additional sound/space projects, and one concerning DIY low altitude aerial photography. The walking trail is scheduled for completion by January 2013 with a combination gate to allow public access.

For more information visit the Center’s website.

The street address for the DRS is 40083 Hinkley Road, Hinkley, CA 92347.
Directions to CLUI’s Desert Research Station: From downtown Los Angeles, take I-10 east, to I-15 north towards Las Vegas/Barstow. Just before Barstow, take Highway 58 west. Proceed approximately 9 miles to Hinkley Road, which is sometimes indicated with a “Hinkley 1 Mile” sign. Turn right on Hinkley Road and drive north 4 miles to the DRS, located on the east side of the road. Phone the CLUI at (310) 839-5722 for combination access code during normal business hours.

Top Image: Using the horns at the DRS, acoustic “binoculars” on the walking trail. | Photo: Courtesy of CLUI

 

I am happy to be part of this upcoming exhibition BOUNDARIES – Curated by Becky Campbell.

map

Curator and artist Becky Campbell and the newly established cultural spaces Artscape Athens and Snehta Residency invite you to the opening of the exhibition, Boundaries.

We are continually crossing and encountering boundaries in our daily lives, sometimes aware and sometimes oblivious. We cross over districts of a city; through doors; we shift between being awake (vertical) and asleep (horizontal); between hungry and full.

Boundaries presents the works of 32 creators: 28 artists, two writers, an actor and a musician. The two spaces (Artscape Athens and Snehta) are filled with videos, photographs, paintings, drawings, collages, sculptures, structures and installations as well as performances and interventions in the five-minutes’ walk between.

Each work explores a particular angle related to boundaries – the uncanny, the shadow, liminality, non-spaces, being segregated from a home country, the impossibility of fully comprehending the thoughts of another being, political change, geographical shifts and many others. By bringing such a variety of approaches and mediums into dialogue within and across the two hosting locations similarities and connections of these encounters become prevalent.

21-30 March 2014 Opening 20 March 8-10 pm

Artscape Athens | Moschonision 5, Plateia Amerikis, Athens 112 52

Snehta | Aghias Zonis 1, Kypseli, Athens 113 61

Monday-Friday 5-9 pm

Saturday | Sunday: 12-9 pm

Curated by Becky Campbell

Participants:

Alexandros Laios | Andrew Mason | Christos Vagiatas | Christos Papamichael | Despina Flessa | Despoina Sevasti | Dickie Webb | Dimitris Papoutsakis | Dimitris Patsaros | Elliott Burns | Elli Paxinou | Foteini Palpana | Giannis Amanatidis | Giannis Cheimonakis | Giannis Sinioroglou | Irini Bachlitzanaki | Ivan Masteropoulos | Jack Burton | Konstantinos Kotsis | Kosmas Nikolaou | Kostas Tzimoulis | Maro Fasouli | Matina Charalambi | Panos Mattheou | Panos Profitis | Pantelis Yiannakis | Rachael Cloughton | Rilène Markopoulou | Stephanie Mann | Vasilis Gerodimos | Vassilis Noulas | Zoe Hatziyannaki

The exhibition is being hosted by Artscape Athens and Snehta Residency:

Artscape Athens – An Open Cultural Landscape. Artscape Athens is located at Moschonision 5 Street, in between the borders of Kypseli and Amerikis Square. Since the beginning of 2014 it constitutes the space for cultural expression and artistic creation of the non-profit organisation, Hellenic Museum of Fairytales. Artscape Athens aims to support every act of artistic making and promote local creative ideas. The participatory aspect of its actions constitutes an ongoing motive; therefore it is open in receiving applications for projects and exhibitions from those interested in introducing their work to the broader public.

Snehta Residency is a small private organization that was formed in 2012 in Athens with the purpose to bring international artists in contact with the Athenian art scene. The artists are selected to live and work in Athens for two months in the Kypseli apartment. Snehta – (Athens in reverse) is a metaphorical name suggesting a deeper reading of the city. Snehta aims to expand artistic activity and research in the City, whilst supporting practices focusing on contemporary issues through an experimental and ingenuous approach. Snehta fosters new relationships and collaborations internally and beyond the confines of Athens, Greece.

Becky Campbell is a Scottish artist and curator living in Athens. Previously she has worked for The Fruitmarket Gallery in Edinburgh and DESTE Foundation in Athens. She is part of the team running Snehta Residency in Kypseli, Athens, as well as an organiser of independent projects. Curated projects includeVirtual Materiality for ekthesis-online.com, a at The Demarco Archive, Edinburgh and The WOT Gallery, Edinburgh. She has exhibited internationally in exhibitions including: Gaesahud, Konseptheimilid Sigmar, Reykjavik, Iceland; YELLOW, 2025 Kunst und Kultur e.V., Hamburg, Germany; Short-lived Settlements, Snehta, Athens; Come Ye Hither, Crofter’s Lodge, Loch Eport, North Uist, Scotland; three thousand seven hundred and two, JDM Foundation, Chicago, Illinois, USA.

For further information contact: Becky Campbell & Snehta Residency: becky@snehtaresidency.org Artscape Athens: info@artscapeathens.gr | τηλ. 211 1829117